马克·罗斯科《Orange and Tan》,布面油画,206.4×160.6cm,1954年单色画(Monochrome Painting)兴起于20世纪初期,并在之后的一百年内为众多先锋艺术家所重新诠释并发展。虽然画面仅有一种颜色,但艺术家创作手法的不同、选取颜色的不同,甚至对于同一颜色的不同理解,均为这看似单调的画面赋予了丰富的内涵。Kazimir Malevich
卡西米尔·马列维奇《Black Square》,亚麻布面油画,79.5×79.5cm,1915年
尽管在19世纪末,一些单色画作品已在法国亮相,但其真正在艺术界立稳脚跟,还需等到1918年至上主义艺术家马列维奇那著名的《Suprematist Composition: White on White》的诞生。
卡西米尔·马列维奇《Suprematist Composition: White on White》,布面油画,79.4×79.4cm,1918年
1913年末,马列维奇开始对克服地心引力和征服宇宙感兴趣,这种兴趣最终促使他在绘画中使用白色。“我转向白色……游弋于这个无限之中。我已经建立了至上主义的旗号。”
对于马列维奇来说,“白上白”是艺术家在冥想世界中对于无尽空间的探索,是艺术家表达纯粹感情的自然结果。
1921年,一场名为“5×5=25”,由五位构成主义艺术家参加的展览中,罗钦科带来了他的单色画作品:《Pure Red Color》、《Pure Yellow Color》、《Pure Blue Color》。
亚历山大·罗钦科《Pure Red Color》、《Pure Yellow Color》、《Pure Blue Color》,布面油画,单张62.5×52.5cm,1921年与马列维奇截然相反,罗钦科想要表达的是绘画的死亡。他通过将最基本的三原色涂满画布的方式,拒绝对画面内容做出任何解读。“我对绘画做了逻辑上的总结,并且断言,一切都结束了。画面除了画面本身之外,没有表达任何东西。”扫描二维码,
关注“时尚芭莎艺术”官方微博,
更多精彩艺术内容,绝不容错过!
阿德·莱因哈特《Abstract Painting No.5》,丝网印刷,152.4×152.4cm,1962年阿德·莱因哈特《no title》,布面油画,30.5×30.5cm,1964年单色画的影响渐渐渗透进抽象表现主义艺术家们的作品中。自1952年至其1967年去世,莱因哈特创作了众多“纯”单色画——红色、蓝色,以及最著名的黑色。他的黑色画包含着模糊的几何图形,但只有足够长时间的观看才能使其轮廓显现。
莱因哈特借此鼓励观者在观看时进入一种沉思、冥想的状态,并且质疑着感知的确定性:正在观看的未必是真正看见的。
马克·罗斯科《No.8》,布面油画及综合媒介,228.3×167.3cm,1949年上世纪40年代末,罗斯科从抽象表现主义中跳脱出来,形成了色域绘画(Color Field Painting)的风格。对他来说,当色彩的使用纯粹到一定程度时,其形式功能将为汹涌的情感所替代。
马克·罗斯科《Untitled》,布面综合媒介,195×172.1cm,1953年
马克·罗斯科《No.4》,布面综合媒介,264.2×226.5cm,1964年“我的色彩是一种经验性的色彩,它和某天的光线有关,和整个人的精神状态有关。”
“我只对如何表现人类最基本的情感感兴趣,悲剧的、狂喜的、毁灭的等等。一些人在我的画前大哭,说明我的确表达出了这种感情。”
罗伯特·劳森伯格《White Painting (seven panel) 》,布面油画,182.9×317.5cm,1951年
罗伯特·劳森伯格《Untitled (glossy black painting) 》,布面油画和纸,181.6×134cm,1951年50年代初,劳森伯格以其白色、黑色和红色的单色画而渐渐获得关注。在白色画系列中,劳森伯格直接用油漆滚筒将油漆刷在画布上,以使其获得平滑而空白的表面;在黑色画系列中,他又将黑色颜料刷在由报纸拼贴起来的表面上。
罗伯特·劳森伯格《Red Painting》,布面油画、拼贴,194.3×129.5cm,1954年
而在红色画系列中,劳森伯格在大力涂抹的表面下方运用了更多材料——木头、织物等,这似乎预示着他后来“融合绘画”(Combine Painting)的出现,以及他想要在艺术和生活之间的空隙中创作的意图。克莱因以其“国际克莱因蓝”(International Klein Blue)而为大众所熟知。但他最早的单色画私人展览包括了四种色彩:橙色、金色、粉色、蓝色。
伊夫·克莱因《Untitled Orange Monochrome (M 111) 》,Dry pigment and unknown binder on plywood and wooden frame,22.86×35.36cm,1955年
伊夫·克莱因《Untitled Pink Monochrome (MP 30) 》,Dry pigment and synthetic resin on panel,100.3×64.8cm,1955年当时,克莱因希望观众将每幅画当成独立的个体去理解。然而,观众将它们像马赛克一般连在一起观看。于是克莱因决定将其它颜色抹去,只钟情于蓝色。“蓝色暗示了大海和天空。毕竟,它们是真实的、可见的、最抽象的。”
伊夫·克莱因《Untitled Blue Monochrome (IKB 82) 》,Dry pigment in synthetic resin on canvas, mounted to board,92.1×71.8cm,1959年
之后,在米兰的阿波利奈尔画廊,克莱因展出了11幅画面相同但定价不同的蓝色画。克莱因的想法是,每个买家都会看到他们购买的画布中有一些独特的东西,因此虽然视觉效果上相同,但每件画作对买家的影响却是独一无二的。
罗伯特·莱曼《Untitled》,pastel and charcoal on Chemex coffee filter paper,直径31.4cm,1964年
罗伯特·莱曼《Untitled》,布面油画,28.6×28.6×3.2cm,1965年
单色画亦见诸极简主义艺术家们的作品中,罗伯特·莱曼便是其中之一。他关注绘画本身,讲究作画过程,并最终选择使用白色进行创作。
对于他来说,白色并不是平面化的单色,颜料本身不同的材料特性、不同的上色方式都影响着画面。
罗伯特·莱曼《Untitled》,棉布油画,55.9×55.9×6.4cm,2010年“白色比起红色、绿色或蓝色,更能让人专注在颜色和画面上,在这过程中你会发现从未思考过的事……你偶尔会听到人们说,绘画的一切可能性都已经被探索过了,其实不然。画中仍大有可为,在某种意义上,绘画只是开始。”阿兰·麦科勒姆《Collection 384 Plaster Surrogates》,Enamel on cast hydrostone,216.5×830.5cm,1982-1989年
相较于绘画本身,麦科勒姆更对赋予绘画意义的社会力量感兴趣。整个70年代以及80年代初期,他画了大量黑色的“替代画作”(Surrogate Paintings),将它们仔细地平铺、装裱,并成排挂在展墙上。他希望通过将绘画压缩为“黑色标志”的方式,促使观众放弃对画面本身的思考,而将关注点集中于“是什么社会力量赋予这些标志以绘画的含义”之上。阿兰·麦科勒姆《Collection of Five Plaster Surrogates》,Enamel on cast hydrostone,50.8×191.77cm,1982-1992年阿兰·麦科勒姆《Collection of Ten Plaster Surrogates》,Enamel on cast hydrostone,50.8×368.3cm,1982-1992年
下次,当你再次站在这些单色画的面前,因不知如何解读而烦恼时,不妨多多了解它们的材质、创作方式以及创作背景。毕竟,单色画的意蕴并不停留在其表面的颜色上,而深藏于艺术家创作它们时所秉持的理念。
谁的篆刻技法影响了日本?
[编辑、文/Johnson Yang]
[本文由《时尚芭莎》艺术部原创,未经许可不得转载]